我国现代戏曲四大声腔是指什么?中国现代戏曲的发展历程是什么?详细点介绍一下,谢谢!注意,不是现代戏剧,是现代戏曲。

我国现代戏曲4大声腔是指什么?



1、我国现代戏曲4大声腔是指什么?

4大声腔 中国戏曲4大声腔的概念随历史发展有所变化,如明初时指昆山腔、弋阳腔、海盐腔、余姚腔。 地方戏兴起后的中国戏曲4大声腔系统,1说是“南昆、北弋、东柳(柳子戏)、西梆”,现在比较通行的说法是指梆子腔、皮黄腔、昆腔和高腔。 梆子腔 梆子腔以秦腔、豫剧、晋剧、河北梆子、滇剧的丝弦腔、川剧的弹戏等为代表。 皮黄腔 皮黄腔系主要有:徽剧、汉剧、京剧、粤剧、湘剧、川剧、滇剧等。 昆腔 昆腔又名“昆山腔”、“昆曲”。昆曲又称昆剧。该剧种2001年被联合国教科文组织列为“人类口述遗产和非物质遗产代表作”。 高腔 高腔系主要有:川剧、湘剧、赣剧、滇剧、辰河戏、调腔等。

中国现代戏曲的发展历程是什么?详细点介绍1下,谢谢!注意,不是现代戏剧,是现代戏曲。



2、中国现代戏曲的发展历程是什么?详细点介绍1下,谢谢!注意,不是现代戏剧,是现代戏曲。

建国50年戏曲音乐发展 从戏曲历史上看,戏曲原本是出自民间的表演艺术,是有才华的艺人创造的。戏曲艺术形态,又是歌舞艺术与说唱艺术,向扮演人物演故事的高层次综合性艺术发展的结果,这种文化艺术的积累与提高,是离不开文化人的参与的,因为历代文化人是民族文化传承与吸收外来文化的主角,是创造新的文化所不可缺少的生力军。而且先进文化人还体现着时代前进的社会思潮。元代文人与杂剧艺人的结合,造就了1代杂剧文学艺术的辉煌。关汉卿、王实甫、马致远、白朴等著名作家的作品,都从自身的社会生活体验,写出了有深刻时代感受,发后人深省的作品。音乐方面也在说唱诸宫调、唱赚等音乐的基础上,形成了北曲及其曲牌联套的结构体制,总结出了《唱论》、《中原音韵》有关唱、念、填词谱曲的理论成果。 明清两代文人参与传奇创作和南北曲演唱的革新,出现了大约有5百年的昆腔新声的繁荣时期。这就不能不首先想到音乐家魏良辅,工南曲、学北曲,创为"新声",想到清音律的作家梁伯花用"新声"谱写《浣纱记》,搬上舞台,把原本出自民间的昆山腔转化、发展为雅部昆腔--"文人戏剧"。这场革新造就了许多谱曲、度曲的作家、音乐家,留下了1笔丰厚的戏剧文学、南北曲曲学的财富。曲学的继承,是中国发展民族音乐、戏曲音乐至关重要与紧迫的问题,近年洛地先生编著的《词乐曲唱》,研究探讨了前人的得失,造出了昆曲曲唱与剧唱的真谛,对演唱与剧本创作的研究,是很实在的理论进展。 花部乱弹诸调是从民间再度生发出来的地方戏曲。它们兴起之后,1直在民间艺人的抚育下流传、演变,遍及全国。在相当长的时间里,在相当大的流布范围内,乱弹诸调的音乐是经由民间艺人口传心授,代代相承,不断创造,不断发展的。是他们为戏曲艺术创立了新的板腔音乐结构体制;是他们发展了创作唱腔及伴奏音乐的方法、技术;是他们为不同行当、不同人物的需要,并结合自身条件,不断探索与丰富着戏曲的演唱方法与技巧。由于历史的局限和所加在他们身上的枷锁与压迫,造成了其文化知识与文字能力的局限,他们总结自身艺术创造经验与理论的权力被旧社会制度剥夺了。 然而,不管他们自己还是别的什么人是否意识到了这个事实,他们却实实在在是民族戏曲艺术及其音乐财富的创造者、承传者和拥有者。是他们把中华民族的社会生活、道德观审美意识、哲学思想用艺术形象展示在舞台上,熔铸着我们这个民族的戏剧艺术,以"高台教化"影响着1代又1代的中国人。直至集大成的京剧形成之后,尤其实在中国进入近代社会的文化背景下,才又开始了艺人与文人的结合,20世纪出现的艺术流派及其在剧目、音乐艺术上的成就的繁盛景象,就是最明显的例证。新型戏社在专业剧场演出,渐也形成以"名角柱台"追求场上技艺,以音乐表现为主,思想性第1的特点。 正因为如此,京剧艺术具有了与许多地方戏不同的"雅俗共享"的艺术品格。加之,西风东渐,社会改良与民主革命思潮的影响,文人与京剧的结合就有了与过去不同的思想内涵,其中也包括了西方文化及音乐、戏剧、歌舞艺术的影响。"54"新文化运动以来,又成长起来1批反对封建迷信,主张民主科学的新的文化人,其中有不少从事文学、戏剧、音乐、美术以及新兴电影事业的新文化人。抗战时期的戏曲,为拯救民族的危亡,文化人与艺人结合,出现了新平剧、新秦腔、新眉户。40年代越剧艺人与新文化人的合作,1使"女子越剧"的舞台艺术为之改观,创出了新越剧。历史证明,文化人与戏曲艺人的结合,对中国戏曲事业的发展,及其剧本文学、舞台艺术的革新创造,有何等的重要性与必要性。 从事文学艺术事业的这部分新文化人,在中华人民共和国成立后被称做新文艺工作者。所以被视为"新",主要在于他们思想上比较激进。追求进步,参加了革命的文艺工作,经过改造思想,树立了为人民服务的人生观,明确了文艺为工农兵服务的方向。当时的新文艺工作者中,有早年"左翼"文艺、戏剧运动和苏区来的文艺界的领导,但绝大多数是在抗日战争、解放战争时期和建国初期投身于革命文艺事业的青年学生。其中除少数出身于戏曲界的"行家里手"或熟悉、爱好戏曲者外,多数是在新文化运动与革命文艺的影响下成长起来的。他们所受的是新式学校的教育,学习新的文学知识,从音乐专业上说接受的也是西方音乐知识与专业技术。因为历史的原因,他们对民族戏曲极其音乐的传统是很不熟悉的,而那种新文化运动以来崇尚西方"新剧(话剧)",歧视民族"旧剧(戏曲)"的偏见反倒对他们的影响很深。也正由于这样的历史背景,原来的戏班被视为是;日戏班,原来的艺人被视为是旧艺人,原来的戏被视为旧剧,需要经过改造,才能成为新的文艺以及新的文艺队伍的组成部分。 因此,当50年代初期,新文艺工作者大批投身民族戏曲艺术事业,在政府的号召下与艺人结合,依靠艺人实现戏曲改革的工作,在"改戏"、"改人"、"改制"的过程中,在取得了许多很显著的成绩的同时,也产生了许多必然的、不可避免的失误和问题。在戏曲音乐的改革中也是如此。其根本原因,在于传统的戏曲音乐有自身的创作规律、原则、方法与技巧,有与戏曲观众相互共鸣的审美需求,而这与新文艺工作者所学所用的西方音乐的创作原则、方法与技巧,乃至审美观念是有所不同的。因此就其本质而言,是中国音乐文化与西方音乐文化的冲撞,也是两种音乐文化如何交流与借鉴,并能借此丰富发展民族戏曲音乐艺术的问题。若就具体的戏曲剧种、声腔而言,其情况更加不同。这也就是如何对待和估价戏曲及其音乐的遗产和如何继承传统与革新发展戏曲及其音乐的问题。它表现为"保守"与"粗暴'两个错误倾向。保守的人认为传统的唱腔绝对不能动,老的就是好的;乐队的乐器绝对不能增添,添了就1定不合适;演唱上的憋病(如"炸音")也不能;对乐谱的普及与使用也加以反对。只要音乐工作者改1改、动1动就被视为"粗暴",认为"走味了","不尊重艺人"等等。其实,历代的艺人,尤其是有造诣的艺术家和名老艺人,从来都在不断革新,不断发展着自己的艺术,自己的剧种音乐。如京剧界的谭抵塔、王瑶卿、梅兰芳、程砚秋等都是如此。他们在创腔与运用器乐伴奏方面都有所革新,使演唱能够达到似曾相识而别有新意的境界,让观众感到满意。所以,改革戏曲音乐,发展戏曲音乐这件事并没有错。关键在于是否符合戏曲音乐发展的规律与剧种音乐创作的方法,是否有助于戏曲音乐功能的体现,是否能够发扬剧种音乐的风格与特色。只要做到了,就会受到观众的欢迎而获得成功。"食古不化"的反对革新,并不是名老艺人的传统。从历史上看,就连京剧名演员如谭定培、梅兰芳、程砚秋,豫剧名演员常香玉等的革新成就,在当时也曾同样受到保守势力的攻击。保守的论调,往往会造成对音乐改革的消极影响。 而真正的"粗暴"和它在音乐改革上出现的现象,常常是由于脱离或没有遵循民族戏曲及剧种音乐创作规律才造成的。而这与有些人在认识上的偏颇有关,有的人说戏曲音乐是'类型化"、"太简单",创作方式"太落后",不足以表现有个性的音乐形象,甚至主张采用西洋音乐和西方歌剧的作曲法,采用创作新歌剧的办法,来取代传统的创作规律与方法,认为那才是"科学的"。这样,在戏曲与新歌剧两种不同的戏剧形式之间,造成了认识上的混乱。在1952年全国戏曲会演结束时的总结报告中,提出了以《白毛女》为代表的新歌剧,也"应当承认它是民族戏曲的新形式",并说新音乐工作者参加戏改的最终目标是要"在整理民族戏曲遗产工作中积累了1定经验之后"创造出民族的"新歌剧"。1时间,"在戏曲的基础上发展新歌剧";"在评剧的基础上发展新歌剧";"在越剧地方戏的基础上发展浙江的新歌剧"等说法颇为流行,并成为1时的指导思想。从1955年至1957年,在戏曲音乐方面就出现了引起较多争议的做法,如有基本照搬新歌剧的,较多套用其他剧种音乐的,全部采用作曲方式消,大量采用合唱、重唱和大乐队伴奏的等等。同时,有的剧团脱离演唱与伴奏的传统,生硬地取消司鼓,实行定腔,定谱等。这种按照西洋歌剧模式与作曲技法来槁戏曲音乐的做法,不仅让艺人无所适从产生反感,也使广大观众不能适应而对戏曲音乐改革发生怀疑。 于是,1场"粗暴与保守"的论争在戏曲界展开了。争论当然不仅限于戏曲音乐,但戏曲音乐却是1个重要的焦点。1些音乐工作者,如马可等都相继发表了文章,从理论与实践两方面阐述戏曲音乐改革与新歌剧音乐创作的异同。 1957年,文化部、中国音协在北京召开了戏曲音乐工作座谈会,联系实际,联系梅兰芳"移步不换形"的观点和程砚秋"守成法,要不拘泥于成法;脱成法,足不背弃成法"的观点,反复研讨,取得了对继承与革新两者关系上比较辩证的认识。同时,充分肯定戏曲音乐工作的成绩,分析认识存在的问题,使1度出现的"向新歌剧看齐"的偏向得以纠正。这次会议,不仅对后来的戏曲音乐创作产生了有益的影响。 到1959年,在戏曲界克服了1度在"大跃进"中"以现代戏为纲"所造成的剧目创作粗糙、单

1、混乱的倾向之后,戏曲创作在整理改编传统戏、创作新编历史戏和现代戏"3并举"政策引导下,戏曲改革(包括戏曲音乐)才又走入正轨,并涌现了1些优秀的剧目和创建的新兴剧种。与此同时,对新音乐工作者由记录、整理剧种音乐转入对戏曲及各剧种音乐创作规律与理论的研究也起到了推进的作用。 对戏曲剧种音乐的记录、整理,是新音乐工作者向名老艺人学习传统,继承音乐遗产的基本功,从名老艺人身上学习与领悟戏曲及本剧种唱腔与伴奏音乐创作的规律、方法与技巧则是新音乐工作者从不明白到明白、从不会到掌握它们的必由之路。这是有心从事民族民间音乐创作研究的音乐工作者都清楚的道理。至于"心1意进行戏曲音乐改革和剧种音乐创作的人,也就更加意识到舍此就没有可能到达"自由王国"的境界的道理,同时也意识到借鉴、吸收新的音乐成分不等于生搬硬套,而在于融合、发展,音乐改革要循序渐进、不可操之过急的道理。如果他不再抱有轻视戏曲音乐的偏见,那么新音乐工作者原有的文化素养。文字能力和音乐知识都成了非常有利的条件,成为1种绝大多数艺人所缺乏的,能够彼此发挥互补作用的优势了。 这是有史以来,中国音乐及戏曲音乐发展史上的1件大事。如果说中国戏剧有过昆曲曲谱与曲学在历史上的成就的话,那么现在所取得的成绩,将又是1个新的开端。它,对理论研究、对艺术实践所产生的启事和作用,是不容低估的。 新音乐工作者进入戏曲界,有1个磨合的过程。几十年的事实说明,当年所谓"新"与"旧"的差异,已经彼此接近而统1了。戏曲音乐的创作,已经从民间音乐传统的集体创作方式,转化为专业音乐作曲。无论这位作曲者是专业的音乐作曲家,还是资深的演员、乐师,这种创作方式的转化都说明戏曲音乐创作的属性进入了1个高的、新的理论层次。它也是音乐工作者理论素养深化,或者说是提高的必然结果。这是1次历史性的变革,是艺术自身发展的规律。 对戏曲及其各个剧种音乐传统遗产的认识上的深化,理论上的提高,更推进了戏曲音乐的创作实践。在继承、吸收、丰富、发展唱腔艺术,用以表达人物的思想感情,塑造人物音乐形象方面;在发挥传统文武场与结合采用西洋乐器,运用配器手段,营造戏剧环境、舞台气氛方面,均取得了可喜的成果。 2 继承是为了发展。在戏曲艺术如何继承与发展的问题上,记得大概80年代后期有1种说法,叫"纵向继承,横向借鉴"。我以为"纵向继承"是指本体的传统而言,"横向借鉴"是指本体对客体的借鉴吸收而言。所以这句话,对戏曲艺术与非戏曲的其他文学艺术的关系来说是这样;对戏曲艺术内部的剧种与剧种之间,声腔与声腔之间,行当与行当之间,乃至剧种音乐与剧种音乐之间,行当唱腔与行当唱腔之间等等的关系来说也是这样。在处理两者的关系上,必须注意做到有生有副,使之相辅相成,达到辩证统1的目的。而目的就是为了在传统(本体)的基础上,借鉴、吸收,达到"出新"。如果这个理解不错。那么使用"纵向继承传统,横向借鉴吸收"来概括也许更清楚、更明白1些。 继承传统与借鉴吸收,是对戏曲艺术不断推陈出新的总体要求,也是对戏曲这个综合艺术的各个组成部分,既文学(诗人音乐、美术和舞蹈、说唱、杂技、武术等不断进行新的综合,不断推陈出新的要求。戏曲的各个组成部分,作为被综合的艺术表现手段,要服从于戏剧化和戏曲化的需要。音乐的戏剧化,是指音乐作为表现手段必须服务于表现戏剧人物戏剧冲突及戏剧情节,这才有了戏剧的属性。同样,作为音乐表现手段,当它被运用与综合在戏曲之中以后,就不能只具有戏剧的属性,还必须服从于戏曲化的要求,这样才能转化为戏曲化了的音乐。由此可见,戏曲音乐。 第1,要服务于创造戏曲剧目中的人物,用来表达人物的思想感情,表现人物与人物之间的冲突,以及渲染人物所处的戏剧情境与时代氛围。和其他表现手段1样,其中心在于塑造人物形象。 第2,又与其他表现手段1样,它体现在演员装扮人物,以歌舞(唱、念、做、打)演故事的表演之中。换句话说,也就是1切都要综合体现在演员创造的人物身上。常言说"写戏就是写人物"、"演戏就是演人物",作为音乐手段的唱、念与伴奏功能,只有充分抒发人物内心情感,只有具有强烈的感染力,才能使人物在台上立得住,才能使观众动情。因之,音乐艺术的戏曲化是1条创作原则,戏曲化了的音乐服务与塑造戏剧人物的音乐形象(既戏剧化)也是1条创作原则。 这正是当今戏曲音乐工作者对传统戏曲音乐认识深化之后,提炼出来的两条创作原则。它们原本也就是戏曲艺术传统固有的原则。今人与过去不同之处,就是今人应该更加自觉地把握与运用这些原则。戏曲直乐的继承传统与吸收创新,必须首先遵循这两条创作原则。缺1不可。 要想用音乐表现戏剧人物、冲突、情景与时代氛围,就要对它们有深切的理解,这里,就要看作曲者的生活积累的深度与广度如何了。我们说,生活是创作的源泉。但好的作品又不能只是生活的写照而要高于生活,要有激情和艺术的美,用正确的人生观进行创作。作曲者要想用戏曲化的音乐语言表达剧中人物的思想感情、人物关系与处境,就得把生活体验与熟练的作曲方法、技巧很好地结合起来。无论是传统的还是西方的作曲方法与技巧都应该掌握或熟悉,越多越好,为我所用,以便达到塑造人物的要求。 戏曲音乐创作比其它音乐(象歌剧)创作的难度更大,因为它必须是在前人成果的基础上进行,绝不能取消传统(本剧种)另起炉灶搞全新的1套。因为中国的戏曲音乐是个非常独特的音乐门类。它的生成与创变,不是哪个作曲家展示个性和炫耀天赋的结果,而是世代积淀所形成的戏曲音乐程式。这种程式是相对稳定的音乐逻辑语汇和审美感觉系统融合凝聚成的结晶。后世的创作(无论是古代、近代还是现代),只是将追逐时尚的求新精神注入其中,使它具有新意,更加完美,臻于完善。所以,戏曲音乐创作的继承传统,就是对传统唱腔或伴奏程式的运用,诸如唱段构成、结构对应、旋律装饰、板眼安排、节奏变化、调式转换、演唱韵味、伴奏法则等等的运用。 运用又不等于照搬,而是依据表现人物的需要,在原有程式基础上加以新的变化,新的发展。那么,新的变化与发展,如精彩的唱腔又从何而来呢?这就有个需要借鉴吸收和如何借鉴吸收的问题了。比如,板腔体乱弹诸腔(调)的基本唱调、板腔、组套3方面,无论是唱调运用不同板眼所生成的板腔;或是板腔在旋律、节奏上的不同处理;或是运用不同板眼、节奏的板腔组合的成套唱段方面,所做的新的变化、新的发展,都可能在需要表达人物1定感情或情绪时,采取借鉴或者吸收别的东西的做法,以求达到"出新"的效果。戏剧界的老前辈、名艺人从来就是这样做的。艺人相传这叫做"死板活用"、"死腔活唱(用)",并且已经积累了许多方法与技巧。 京剧表演艺术家梅兰芳在创作新的唱腔时正是这样做的,经他发展,京剧旦行〔西皮」的下旬腔已扩展到了ZO多种;【南梆子」开口句的旋律变化也大大增加,原来1般的唱腔是从中音起唱,如梅兰芳在演唱《霸王别姬》"看大王在帐中和衣睡稳"的唱段时就是这样,但后来他为了恰当地表现人物也不乏高音的使用,在《3娘教子》王春蛾的唱段和穆《桂英挂帅》穆桂英的唱段里,旋律。节奏方面有了新的变化与发展。这说明演员对传统唱调的运用是非常灵活的。有时加强旋律性,有时强调节奏感,既保持着基本唱调的骨架又变化多端,既有新意又似曾相识,却极少完全香同。 这里面还有1个事物渐变的道理,即"移步不换形"这条艺术发展的规律。豫剧名家常香玉的唱腔为什么那么受观众的欢迎,也在于她把豫剧唱调的传统吃透了。她在《红娘》的唱段中,把【豫西调」和【豫东调」加以综合运用,大胆创新,传情达意,令人百听不厌,她的新腔及其创腔的方法与技巧也慢慢地成了后人效法的传统。 在传统戏曲音乐(包括唱腔)中,原本就存在着许多调式转换的方法、技巧。在戏曲各个剧种的传统唱腔中,最常见的就是把1个唱调经过"改弦换调"的办法,实现"转调",生发出它的"反调"来。通常是把原来唱调移低4度,胡琴的定弦也随之改变。这种"反调"也就在调式、调性上有了新的变化,具有了与原唱调(也称"正调")不同的音乐色彩,丰富并增强了音乐的表现力。有些剧种也正是运用这种方法、技巧,实现了男女(生旦)分腔,从而适应了不同行当演唱上的需要,这也同样丰富并增强了该剧种音乐的表现力。越剧唱调的发展,也运用的是"改弦换调"的办法。 1943年11月袁雪芬主演《香妃》开始初创{尺调}唱腔。据《上海越剧志》记述,袁雪芬在琴师周宝才的合作下,采用京剧2簧的定弦,变〔4工〕(6-3)为"合尺"(512),并吸收融化其稳重深沉的过门及〔2簧」的音调,运用调式交替手法,丰富、发展了低回婉转的下4度宫调系统的旋律。同时,放慢板速,产生了【慢中板】。此外,根据语言字调、音韵及人物感情的需要,在润腔方面也远较【4工调」细腻多彩。从而在〔4工调」的基础上,形成了旋律优美、表情细腻又富有传统韵味,擅长表现悲剧的【尺调腔」。从这1记述,可以看出她在创造新的唱调过程中,同时运用了"变腔"与"变极"的方法,借鉴并吸收了京剧【2簧」的音调,说明创作唱腔大都是多种方法、手段、技巧的综合运用,是为了表现人物感情的需要。之后,范瑞娟又与琴师合作创造了「弦下调」唱腔。这两种唱调的形成,为女子越剧的音乐奠定了基石,促成越剧艺术发展史上1次有重大意义的飞跃。 在传统戏的1些唱段中,也不乏调式转换的运用,有的是过渡慢转,有的是突然转,如京剧名小生叶盛兰的代表作《罗成叫关》"勒马停蹄战城道"1段唱,他的唱段,从【锁呐2黄导板」转【2黄原板」(1般导板要接"回拢"),然后突然转西皮【慢板」、「原板」。【26人「流水」,最后叫散收腔,这就打破了常规,在调式转换、板腔组套的运用上均有了新的变化,成为佳作。 3 戏曲艺术有3O0多个剧种,虽然各剧种音乐的发展有其不平衡性,但大都有者丰富多彩的适应各种情绪的唱调(曲调)、板腔,以及相应的器乐伴奏(尤其是各剧种具有特色的主奏乐器),有其创作的方法与技巧,关键就看作曲者怎样选择、变化,应用了。 新中国成立以来,戏曲音乐工作者也有许多在这方面成功的经验。评剧现代戏《刘巧儿》中,新凤霞演唱的【喇叭牌子」"巧儿我自幼儿许配赵家"1段,就是在演唱上对传统唱调作了新的处理,使之变得活泼清新,切合少女婚恋的心情。吕剧现代戏《李2嫂改嫁》,郎咸芬演唱的"李2嫂眼含泪关上房门"和"借灯光我赶忙飞针走线"两个唱段,同是用的【4平」,但却能表现出同1个人物的两种完全不同的心情。豫剧现代戏《朝阳沟》中,魏云(饰银环)演唱的"人也留来地也留"的「慢28板」唱段,经过作曲者对传统的【慢28板」作了旋律、节奏的处理,采用重复句和拖腔的手法,增加了唱腔的抒情性,就更恰当地表达出银环羞愧、留恋的心态。京剧现代《白毛女》中,杜近芳(饰喜儿)演唱的"大雪飞北风紧天低云暗"1段,作曲者运用了传统的「南梆子」唱调,并作了新的处理与安排,更加传情而激动人心。京剧现代戏《红灯记》中,刘长瑜(饰铁梅)演咱的"做人要做这样的人",用的是西皮〔散板」起唱,转【摇板〕、【原板」、【垛板」最后唱散的1段板腔衔接,变化旋律、节奏的唱腔;钱浩亮(饰李玉和)所唱的"混身是胆雄赳赳",就是1段稍加变化的【西皮26】,都是曲作者采取了传统西皮唱调及其板腔,依据剧中人物处境、心态的新的运用。京剧现代戏《沙家演》"智斗"1场中的阿庆嫂与伪军司令胡传魁、参谋长刁德1的3人对唱,也是京剧原有的3人对唱程式的新用。作曲者用〔反西皮摇板〕人唱后,以[西皮流水]与[西皮摇板」的交替演唱,表现了地下工作者的机智与敌人的好猾、愚蠢,把人物不同的心理活动作了细微的表达,成为非常流传的唱段。京剧现代戏《智取威虎山》中流行的参谋长唱的[2黄原板]"我们是工农子弟兵"唱段(老生腔),李勇奇唱的「2黄碰板」接[原板」「垛板」"自己的队伍来到面前"唱段(花脸腔),基本上是传统唱腔,变化不大;而扬子荣唱的"胸有朝阳"大段唱腔,则是在板腔结构"套':的程式上的创新,由〔2黄导板」、「回龙」、〔慢板〕、〔快3眼」、〔原板」、〔26〕打散后结束。几句新有的〔2黄26」,相当别致。加之用浑厚的交响乐伴奏、烘托情景与人物的情绪,使观众感受到1种革命英雄的壮志豪情。这样的事例,举不胜举。 事实说明,戏曲剧种传统的唱腔曲调,作为音乐表现人物的手段,它的程式、方法、技巧是相当丰厚的,继承这1传统并在此基础上加以革新发展,也是很有潜力的。以上实例说明。正是因为当戏剧人物的处境、情绪发生的时候,作曲者在唱调、板腔的节奏、旋律上,在"套"的组合上,作出了相应的或大或小的变化,才使得唱段既有了新意,又保持了唱调的"韵味"和剧种音乐的"风格"。再加上演员有很好的唱功,演唱时咬字清楚、行腔圆润,对人物的心情表达得十分贴切,这就更加增添了艺术的"美"与"魁"。这样的唱段,观众自然会百听不厌,并广为传唱。 唱腔的出现,借鉴与吸收新的音调、新的创腔方法与技巧也是必不可少的条件。在剧种中不同行当之间,不同流派之间,唱腔与伴奏音乐之间就存在着借鉴吸收的关系。如:京剧净行铜锤花脸裘盛戎的唱腔艺术里就吸收了京剧老生的音调与唱法,创立了当代净行的表演流派"裘派"及其新腔,1度出现了"十净9裘"现象。旦行名家张君秋的唱腔艺术里,可以明显地使人感受到"王(瑶卿)派"、"梅派"的承传,兼及"程派"、"苟派"演唱艺术的影响,它们在"张派"唱腔艺术中融汇、发展。当今"张派"也如是而风靡于世,蜚声海外。 戏曲的众多剧种,从历史上看几乎都有过不少博采众长、继往开来的精英,他们对本剧种唱腔与演唱艺术的发展与完善,可谓成就卓著。然而,在颇大程度上他们主要尽职与舞台演出事业,其所创造的新声,由于限于当时的技术条件,未能保存,留下可资学习的范本。但是,他们精到的创作手法、技巧与成果,却实在地被代代传人沿袭下来并不断地给予发扬光大。在同声腔腔系的剧种之间(如京剧与汉剧;秦腔与蒲剧),在地域语音相近的不同剧种之间(如河北梆子与评剧;越剧与绍剧),在结构体制相同的声腔、·剧种之间(如高腔与昆腔;河南梆子与河北梆子)等,这类戏曲艺术内部的借鉴吸收,在戏曲传统唱腔中,应该说也司空见惯了,名演员、乐师和作曲者们对这类创腔的方法、技巧,已应用得相当普遍。这种借鉴吸收,不仅关系到1段唱、1出戏,而且关乎到1个剧种的成长及其形式、体制。表现手段的完善。在戏曲发展历史上就是这样的。 新中国成立以后,各地有计划、有步骤地创立的新剧种,比起过去就更加自觉了。如以2人转艺术为基础发展起来的吉剧、龙江剧,在陇东道情基础上发展起来的陇剧,在北京曲艺(单弦、牌子曲、奉调大鼓、琴书等)基础上形成的北京曲剧,以内蒙古2人台为基础发展起来的慢瀚剧等,就是以我为主,又借鉴。吸收其它已成熟的戏曲剧种,来逐步建立与完善自己的音乐结构体制的(包括唱腔体制、伴奏音乐)。经过多年的发展,新剧种的状况与处境各有不同,有兴有衰。有人抨击这是1件错事,其实并非如此。它们的成长是合乎规律的,关键在于:事在人为。 时代在变迁,社会生活在变化,人们的思想观念、审美观念也在不断地更新。有着深厚传统的戏曲艺术,当然可以按照原有的艺术形态保留、承传下来,精益求精,让当代与后世的观众去欣赏古典的"美",去感受过去时代的人与事,去认识历史。它关系到我国整个的民族文化事业,更关系到我国民族的根,民族的繁荣昌盛。戏曲及其音乐的改革,并不是,也绝对不应该摈弃原有的传统艺术形态。 所以,对原有传统形态的保留、承传,精益求精,就成为当今戏剧界必须肩负的历史使命。当然,传统形态的戏曲音乐的保留、承传及革新在进入新的历史时期时人们也会有1些不同的想法、做法,也会带来较多的争议。但,我以为保留、承传本剧种的传统形态应是特别尊重前辈的成就,有真正的行家里手审慎从事才行。不然1旦丢弃,很可能就找不回来了。

我国现代戏曲4大声腔是指什么?



3、我国现代戏曲4大声腔是指什么?

4大声腔 中国戏曲4大声腔的概念随历史发展有所变化,如明初时指昆山腔、弋阳腔、海盐腔、余姚腔。 地方戏兴起后的中国戏曲4大声腔系统,1说是“南昆、北弋、东柳(柳子戏)、西梆”,现在比较通行的说法是指梆子腔、皮黄腔、昆腔和高腔。 梆子腔 梆子腔以秦腔、豫剧、晋剧、河北梆子、滇剧的丝弦腔、川剧的弹戏等为代表。 皮黄腔 皮黄腔系主要有:徽剧、汉剧、京剧、粤剧、湘剧、川剧、滇剧等。 昆腔 昆腔又名“昆山腔”、“昆曲”。昆曲又称昆剧。该剧种2001年被联合国教科文组织列为“人类口述遗产和非物质遗产代表作”。 高腔 高腔系主要有:川剧、湘剧、赣剧、滇剧、辰河戏、调腔等。

我国现代戏曲4大声腔是指什么?



4、我国现代戏曲4大声腔是指什么?

4大声腔中国戏曲4大声腔的概念随历史发展有所变化,如明初时指昆山腔、弋阳腔、海盐腔、余姚腔。地方戏兴起后的中国戏曲4大声腔系统,1说是“南昆、北弋、东柳(柳子戏)、西梆”,现在比较通行的说法是指梆子腔、皮黄腔、昆腔和高腔。梆子腔梆子腔以秦腔、豫剧、晋剧、河北梆子、滇剧的丝弦腔、川剧的弹戏等为代表。皮黄腔皮黄腔系主要有:徽剧、汉剧、京剧、粤剧、湘剧、川剧、滇剧等。昆腔昆腔又名“昆山腔”、“昆曲”。昆曲又称昆剧。该剧种2001年被联合国教科文组织列为“人类口述遗产和非物质遗产代表作”。高腔高腔系主要有:川剧、湘剧、赣剧、滇剧、辰河戏、调腔等。

戏曲音乐与现代音乐的联系



5、戏曲音乐与现代音乐的联系

传统戏曲音乐与现代戏曲音乐(1) 中国戏曲音乐是在中国民族音乐百花园的土壤中繁衍发展起来的,它与古典歌曲、民歌、曲艺音乐、民族器乐等音乐门类1样,共同创造出绚丽多彩的中国民族音乐。比起前者,它的内涵及外延,形式与内容,风格与色彩,集中的体现了中国民族音乐的最高水准,是我国各门类音乐的集大成者!纵观世界各国民间音乐艺术,民歌有之、曲艺有之、舞蹈有之、民族器乐有之,单单没有融歌、舞、乐为1体,以唱、念、做、打为基本表现手段的戏曲艺术。因此,中国戏曲是世界上比较独特的艺术现象,尤其是戏曲音乐,形成了与世界、特别是欧洲音乐迥然不同的修改、风格及色彩。 中国戏曲所说有45百个剧种,仅少数民族的戏曲就有3十多种,它是1个庞大的艺术群体,如果稍加分析就不难看出:各剧种之间最大的区别是音乐风格的不同。如果我们将中国戏曲音乐与欧洲歌剧音乐相比,它体现的不是莫扎特、罗西尼、约翰·施特劳斯、苏佩等作曲家的个人音乐风格,而是各自代表着1个省市、1个地区、1个民族,换言之,它是植根于各个不同地方的土壤,依据不同地方的音乐语言的特点形成而发展的,具有浓厚了地方色彩(我国除京戏以外,将其它剧种统称为“地方戏”)。因此,中国戏曲音乐是以群体风格、地方风格、民族风格为特征的。音乐作为1个重要将各个剧种明显地区别开来,同样1个剧本,可以排成京剧、越剧或豫剧。但只有音乐是不能互相替代的。在戏曲这个综合艺术的概念中,既重于编导、表演、服装、舞美各艺术门类,又重于手、眼、身、法、步等其它表现手段,可以说音乐是区别剧种之间的生命线和识别标志。民间有句俗话:看戏不叫“看”,而叫“听”戏,盖因于此。 中国传统戏曲是在宋、元时期成熟起来的。大家知道,宋词和元曲都是有曲谱的,1个词牌或曲牌,框架是不动的,剧作家或依声填词,或依字行腔,从而产生了千变万化的戏曲。几百年来《窦娥冤》、《西厢记》、《琵琶记》、《桃花扇》等经典剧目层出不穷,产生了现代人所推崇的中国十大古典喜剧与十大古典悲剧,但令人遗憾的是只留下了文字剧本而没有留下音乐。然而尽管如此,我们还是能从1些0散的古籍如宋代《白石道人歌曲》、元初的《事林广记》、明代的《太古遗音》、清代的《9宫大成南北词宫谱》和《碎金词谱》等材料中看出1点音乐的足迹和端倪。 从昆腔、高腔、梆子腔、(皮黄腔)4大声腔形成以来,它们互相借鉴,互相吸收,历经几百年的沧桑,至今已形成了以京剧、昆曲、豫剧、越剧、黄梅戏、秦腔、川剧、广东粤曲为代表的中国戏曲音乐,尤其是被称为国剧的京剧,众所周知,它的音乐是吸收了东西南北许多剧种的音乐因素而形成的。比如,西皮源于陕西秦腔,2黄源于江西或湖北的宜黄腔,其中还有4平调、高拔子、南梆子等曲调,都是从其它剧种中借鉴过来的。所说,京剧文场的器乐及曲牌大多源于昆曲,武场的打击乐大多源于梆子戏……。从京剧音乐的形成及发展来看,它之所以能成为国剧,主要是它善于兼收并蓄的缘故,正所谓“海纳百川,有容乃大”。我们是否可以说,多方位,多层次的吸收是传统京剧发展的重要原因。 传统戏曲音乐既然是“海纳百川,有容乃大”的,但它们的唱腔与器乐曲牌等究竟是由什么人来具体创编的呢?以往戏曲史的写作是以演员为中心的,至于流派的成因,很少有从创编的角度来阐述。恕我无知,梅、尚、程、荀4大名旦,至今未看到1部专著是从旋律、节奏、音色、音区、伴奏等因素来说清流派之间各自有何特点,有何不同的。戏曲史上如魏良辅,只知道他把原来较简易的昆山腔,从曲牌整理、旋法处理、节奏安排、吐字行腔、器乐伴奏等方面加以改革,使之昆曲成为1个大剧种,但不知他是怎样从原来的昆山腔素材改期成新腔的?又比如梅派唱腔及伴奏的形成,我们只知是由琴师梅雨田、徐兰沅、王少卿与梅大师共同他腔定板的,然而他们的具体创作过程,人们却无从知晓。由此可见:传统的戏曲音乐创作,大多是以演员为中心,经过琴师(或笛师)、鼓师等人反复进行磋商、润色,在没有严格的乐谱记录下形成的,然后又是以“口传心授”的方式传给第2代、第3代弟子,至今戏曲界还用这样的方法居多,据我所知,许多京剧唱腔的曲谱还是由国乐大师刘天华先生从唱片中记录下来传世的。因此说,传统音乐的创作过程大概永远是1个谜。 戏曲音乐的表现因素是由(声乐)演员及(器乐)乐师两大部分组成。从长远的观点来看,我认为演员在剧中扮演角色时运用的独唱、对唱、重唱、合唱等形式将来是不会有什么改变的,武场锣鼓经改变也不会太大,变化较大的是乐队的器乐伴奏。实践证明,每个剧种在初期都有1个最基本的骨干器乐编制,如:京剧3大件(京胡、月琴、京2胡);河北梆子的3大件(板胡、梆笛、笙);广东粤曲3架头(高胡、扬琴、秦琴);越剧3大件(主胡、副胡、琵琶)等,这些主奏乐器的乐师与鼓师共同掌握着全剧的伴奏。在这种文、武场的基本组合下,根据剧情与唱腔的需要,后来逐渐加入了唢呐、笙、琵琶、3弦、中阮、大阮、2胡、中胡、大胡(大提琴)、倍司等乐器,从10多人到20余人不等,形成了1个中型编制的乐队。比如56十年代出现的京剧《野猪林》、《望江亭》;越剧《红楼梦》、《胭脂》;黄梅戏《天仙配》;广东粤曲《昭君出塞》等等。由此而形成了1个由吹管乐、弹拨乐、打击乐、拉弦乐4个声部组成的中小型民族管弦乐的规模。笔者认为:从《中国民族音乐概论》的分类来看,从民歌、曲艺、歌舞和传统民族器乐乐种(如江南丝竹、河北吹歌、西安鼓乐、广东音乐等等)到宫庭音乐,寺庙音乐等,都不具备管弦乐的条件与规模,唯有戏曲乐队,无论在乐器的功能配置上,人员编制上,及情绪的对比上,才具备民族管弦乐的形态。笔者早在1987年5月中国民族管弦乐学会第1届学术研讨会上,就曾以《论现代中国民族管弦发展的重要基础之1――中国戏曲音乐》做过发言,我的论点是:“戏曲乐队是中国民族管弦乐的前驱”。

我国现代戏曲4大声腔是什么?



6、我国现代戏曲4大声腔是什么?

4大声腔 中国戏曲4大声腔的概念随历史发展有所变化,如明初时指昆山腔、弋阳腔、海盐腔、余姚腔。地方戏兴起后的中国戏曲4大声腔系统,1说是“南昆、北弋、东柳(柳子戏)、西梆”,现在比较通行的说法是指梆子腔、皮黄腔、昆腔和高腔。梆子腔 梆子腔以秦腔、豫剧、晋剧、河北梆子、滇剧的丝弦腔、川剧的弹戏等为代表。皮黄腔 皮黄腔系主要有:徽剧、汉剧、京剧、粤剧、湘剧、川剧、滇剧等。昆腔 昆腔又名“昆山腔”、“昆曲”。昆曲又称昆剧。该剧种2001年被联合国教科文组织列为“人类口述遗产和非物质遗产代表作”。高腔 高腔系主要有:川剧、湘剧、赣剧、滇剧、辰河戏、调腔等。

相似内容
更多>